文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 电影拍摄技法浅谈概述

电影拍摄技法浅谈概述

电影拍摄技法浅谈概述
电影拍摄技法浅谈概述

导演、摄影画面处理之经验:北京电影学院院长/张会军

(2012-03-30 15:35:24)转载▼

标签:

文化

拉片中注意的若干问题,拉片是学习的手段,是进行量化分析的细化方法:

景别与影片风格:景别的排列和节奏:时间,景别落差。景别的排列形成重复,重复是风格与韵律。

空间:电影空间是银幕空间,不是真实空间,电影摄影机有分解空间的功能,电影导演有组合空间的能力。注意机位跳跃的幅度,机位跳跃点越多,看见和再现也就越真实。要注意影片有多少空间形式。有些著名的影片只有黑夜,空间也拍摄得很好。

机位设定:电影的核心是摄影机,戏剧舞台的核心是人,观看方式和创作方式完全不同。

运动:摄影机的外部运动。目的:改变视点以及创造节奏。运动的速度决定了画面的运动。摄影机创造得复合运动所创造的画面视觉将是很精彩的。摄影师是很愿意在导演的意图下进行摄影机的运动。

色彩:色彩是人的情绪的外化,是个人心理的外延。要观察色彩的整体情绪基调和综合感觉。不要单独的局部和场次的色彩。

光线:唯美:是与生活不一样的,自然:是靠近生活又不与生活一样。摄影师是要在自然的拍摄中追求唯美。摄影的肖像光是我们摄影师的看家本领。摄影师必须控制光和使用光。是人物造型的关键。

角度:角度=视点,角度=构图。拍摄人的时候仰拍都是比较好看的,布光混乱,中国的电视播音员全部是俯拍,肩膀做得很窄。而欧洲的电视播音员总是仰拍5度到15度,肩膀得服装做得很宽。

区域曝光,局部处理:曝光的局部处理,该黑就黑,该毛就毛。

分析对话:对话是推动情节的最好方式,对话是开放的,动作是封闭的,分析说话的状态,速度、音量,说话方式,说话与动作的关系。美国动作片与语言没有关系,但是叙事一直在前进。

动作:有两种情况:是环境造成的还是内容造成的。动作是做出来的不是演出来的。在分析影片的时候,一定要将动作与摄影机的运动分开来分析,摄影机的运动是导演的表现方式,动作上一演员的表演方式。

影像透视:是否变形,现代电影的任务变形已经成为时尚,但是要注意变形是影片的风格还某场戏的手段。后者的表现力没有力量。一次手段,二次是重复,三次是风格、四次是大师

景深:可以形成场面调度,超焦距也是控制景深的方式,景深范围小的手段是吴宇森创造的,有许多美学意念。他的拍摄手段往往与高速拍摄连在一起的。

叙事主体:是人还是物,张艺谋的《大红……》《红……》中物与人是相同的主体。影调:是画面的明暗关系,例如《辛德勒的名单》的结尾。要学会影调控制。黑白拍摄要考虑影调的关系。即使拍摄彩色也要用黑白的观看方式比较一下明度关系。要学会用色调控制观众的视觉生理和规律。

视线:是语言以外的交流方式。看镜头和看画面左右效果不一样。视线一定是对应和呼应的。视线的作用,在情节和景别构图中是很重要的。

轴线:一个场景中两个人物关系的变化,轴线是人物和机位的关系,要注意轴线是单一轴线和多元轴线。

调度;有两种:A在场景空间充分调度人。B调机位,用机位将人和场景调度和组织在一起。要分析机位如何表现人物,分析人物在场景和画面中的什么位置。人到环境到,人到光线到,人到形象到。是调度的方法。

位置:人在画面中的位置。人物的位置处理可以形成影片风格。同样的谈话戏,人物在屏幕上的什么位置上一非常重要的。

场景:常规场景有外景、内景、实景。三种场景在影片中的比例会对风格产生决定

性的影响。外景省钱,摄影棚费钱,外景出气氛,内景出戏,实景出调度。

镜头长度,影响到影片的长度和视觉生理压力。单个镜头长——视觉压力大;节奏慢——全片镜头数量少。国外电影一般1600—2200个镜头,国内是1500—1800个镜头。但是如何剪辑完全是感觉的过程。

镜头数量:现代电影观念,镜头数量越多视点越丰富,信息量也会大。镜头数量多将影响影片的叙事结构,运动镜头多镜头数量则少,也会影响到导演的叙事方式。气氛:环境气氛的渲染和音乐的渲染,气氛是虚的东西,无法量化,但是在对影片分析的时候要把握相关的内容。

拉片要随时记自己感受。

生活中也要随时记自己的感觉。

电影创作经验经典汇总

关于导演

导演不能轻易就改变自己的想法,错也就错到底,受所有的人指挥,导演就没有风格了。还会落得没有主见的下场。

风格和手法一定要有统一,没有统一的“风格”就是贬义词。

现在中国的电影就是缺乏反应镜头,没有对象和空间与观众交流。

拍戏中千万不要改戏,就是该戏的情节,但是导演可以改细节。

镜头的目的要先满足叙事,不要仅仅依靠叙事来表现,写意是形式方面的,写意主要是表现情绪。

要注意过渡戏的时间长短的适度。

在拍摄中,用分镜头图的方式拍摄将会使各种现场工作和相关的调度辅助部门变得非常的容易把握,资金预算也非常的明确。

借位置,借角度的合理性和可能性。

在创作的过程中,导演与演员、摄影师合作的方法是做减法,再做加法,不要一开始就用加法,是所有人的观点就不是自己的风格。

先拍过场戏,再拍内外结合的有灯光戏,让大家进入情景,再拍重要戏,最后拍重场戏。另外先拍长镜头戏,长镜头戏可以检验设制组的配合关系,可以检验人员素质和团结关系。

不变机位不变视点画面的趣味感就没有,主要是视觉不鲜明。

我国电视台播音员的脖子下面的黑影就是灯的问题,大部分是冷光源,光的影子形成其他造型,使画面效果很差,背后的景物应该比窗帘更深一点。满眼的蓝色背景,十分难看。

摄制组最有竞争的就是演员,戏的气势,台词的把握,但是演员之间的竞争的结果是容易不团结。

在拉片的时候一场戏的长度时间和镜头数量是研究及其戏与戏之间的比较是分析一个导演的态度和风格的重要参数,研究单一的镜头没有实质的意义。

纪录片和新闻采访拍摄中,人物经常换服装、换场景、换光效才能使画面丰富。场景决定空间形式,美术决定影像风格,演员决定表演风格,摄影决定动感风格,导演决定影片风格。

蒙太奇是不让观众思考,将主观的思维强迫的加给观众。这与长镜头的观点是相反的,让观众来自己感受是尊重观众的电影表现手法。

导演要控制实际演员的距离和表演者与摄影机的距离,控制最终的银幕形象

与观众的交流的感觉和效果。

导演的本能就是玩摄影机和演员的调度。

徐克电影突出人物和运动的横向与纵向调度,吴宇森注重演员与摄影机的关系,注意与背景的关系距离。

重视人物的出场方式,大特写出场,背影出场。

拍摄中演员的情绪必须中断和保持。拍摄中一定是跳拍,否则照明、录音就无法操

作。

现代电影的主观音乐比主观镜头多,这是一种趋势。

关于学习

来电影学院有二种目的,一是拿学位,二是学本事。关键是能力,关键是结果,学习仅仅是一个过程。做事要务实,不图虚荣。选择导师要对自己的专业方向有帮助,选择能很快拿到学位的研究方向学习,不要因为导演系就是好的专业,太多的人去研究就没有就会了。要做数字电影和动画、游戏的导演,就不能去纯粹的导演系。学习艺术和搞艺术不要认定真实性,越不真实越能表达艺术和个性,真实的就是仅仅的生活,不是艺术。

学习电影摄影,基础课是十分重要的,电影学院学习摄影的学生第一年是必须掌握静态摄影的基本功的。想折磨演员就拍静态电影摄影,演员就会出问题。

看电影重要的就是看一场戏怎样开始,看每一场戏的第一镜头是如何开始的。

学习的结果是由环境、方法决定的,每一个人的的成长,智商是一个方面,情商非常重要,谁比谁都不傻,重要的就是学习方法。

导演系学生练习利用镜头表现空间的关系,仅仅给你二个门,让你利用光线、角度、景深的变化,拍摄出进出了许多不同的空间的画面形式。

学问有2种,粗和细的方式。最好不要玩文字游戏,在写论文的时候不要乱加修饰,花里胡梢。现在教育部发现研究生论文都是抄的虚的东西。决不看和批改你的空虚辞藻。

我们学校的学生拍摄中不注意反应镜头的运用,或者不会使用反应镜头,善于运用反应镜头是一个导演技术成熟的标志。

电影学院学生的毛病就是不会讲故事,观念和内容都有,就是不会编辑成故事。我们学校的学生拍摄故事的电影却要拍成感觉的表现方式,拍摄MTV却拍成故事,这是一个奇怪的现象。

在拉片的时候要随时笔记自己的感受,生活中也要笔记自己的感觉。

人的思想不要走极端,电影是一个合作的行业,没有独立的思维不行,但是。

电影学院的学生对中国电影的最大贡献就是将环境融入了叙事中。

现在要学院要陆续的举办一些大的讲座,搞学院大教堂,请国际的一流的电影大师来讲。

研究的论文和导师的研究的方向要契合,不契合就不会达成教学的关系。所以论文的选题是很重要的。

能力与过程是两码事。取得学位的目的就是上高台阶,但是在高台阶上没有那种意识也是不行的,意识不好一下就从上面摔下来。

看电影要看风格和看表现手法,风格和修养每一个人都有。还要反风格,不要学谁的,学谁的就不是自己的了。

投资小与细节的问题:不要做地下电影,先做学习15分钟的电影,小电影节很多,DV的形式就可以参加比赛。获奖、拿钱是重要的,基金会、图书馆,给电视台做30分钟,做MTV等,关键是选题。而时间不一定是15分钟。

电影的学习要的是结果。“想要知道这个效果的来历吗?回头我再告诉你!!”。中国电影的学习是要的过程,但是港台电影直接要的是结果。

关于电影摄影

外景的拍摄往往比较快和轻松的,但是美术和道具的工作量大,群众演员也是比较麻烦的事。

拍戏先拍大的全景,最后拍静物和局部。

摄影师是磨坊的磨,驴怎么走我就怎么走。(驴是导演)

光、妆以及形体构成形象。

摄影师是:

摄影师是操心的命;

摄影师是一个细致的性格的人;

摄影师又是听话的人;

摄影师的脑筋又是非常灵活的人。

形成电影摄影艺术的风格元素包含:画面、镜头、场景、全片。

外部运动和内部运动交替的拍摄。

BW是摄影黑白平衡的缩写,DV是仅仅有白平衡,用于调整色温,正常的时候各色是成比例的曝光的,当光线不充足和色温的时候,摄影机的平衡控制系统就自动补充各色,以达到色彩的平衡,平衡的修正白光的强烈部分,在很黑不能曝光的时候,也平衡到暗部曝光的参数拍摄,使整个画面深色和浅色十分饱满,不是白得什么都看不见和黑得什么都看不见,同时也就修正了画面的偏色。

挑选照相机的时候,有蓝膜就是光学镜头,没有蓝膜就是塑料镜头。

胶片的影像具有厚度,层次好。而磁带没有办法解决厚度和层次。一般的摄像师掌握不了高清晰摄像技术的拍摄,需要技术培训。

看一个摄影师的技术,首先就看他将人物的肖像拍摄得怎么样。

在拍摄的一场戏中光圈是不能改变的,一改变画面的景深和色彩就不一样了。

以前的拍摄分镜头是必要的,现在必须注意:可以仅仅是台本,场景看好了才有分镜头,没有看场景就不可能出分镜头,分镜头在现场要走场。分镜头可以合拍再剪碎成片段。

前期影像视觉化和拍摄方法的电脑预视化是很有发展的,将来电影学院也有这些专业。

摄影的手法千万种,但是银幕上面只有一种。

学习摄影的同学要有2个坚持,空间的大小和光线的满足,其次辅助线条和色块的运用。

在同一场景中的人物的不同的轮廓光的处理。

人物肖像的拍摄一定是明衬托暗的脸或暗的背景衬托亮的脸。一种是拍造型,另外就是拍表情。

我国的电影就是不敢将镜头剪开。

电影和电视的不同之处。因为摄影的光线的区域不同。不在光源的方向是改变,需要变的光线的反差。

关于长镜头:世界电影的三个运动后,丹麦出现有、了一个道格玛宣言,与世界电影运动中现代主义类似,自从电影诞生的时候就不让观众知道摄影机的存在,××·布莱尔就要让观众知道摄影机的存在,电影的运动对于我们

不要同一内容同一机位相对的重复画面。最好是同一镜头的同一内容不拍同一画面。不要为长镜头拍长镜头。

摄影师控制照度的机会少,摄影觉得照度高好,摄影的曝光是解决演员肤色的重要的职责,关键在光圈上做文章。

拍戏一定要专业演员,非专业演员会砸锅。

摄影师不能功利,但一定要有目的。

好莱坞的爱情电影总是三场戏就上床。否则情节不好推进。

屈光度:在摄影之前调整好。否则看到的与拍摄出来的东西不一样。

摄影师现场拍摄的参数标准要保持不能随便改变,防止他人动机器的参数。

色温是光源的光谱成分,连续光谱才有色温。管灯有三种,有白光性、日光性和暖光性。

拍摄的时候用自动还是手动参数设置,就可以判定是否专业人士的唯一标准。千万不能用自动光圈。

拍摄之前一定要调整好取景器,使之与画面的对比度一致。

调整监视器要先调黑白关系。相机不要乱借,因为参数是自己的,别人拍摄完了参数就变了。

摄影的移动镜头看不清楚,现在都看不清楚了,如果是看不清楚,就不要使用。摇得使画面不清楚就不能使用。

做摄影的人最好诚实,不诚实最后胶片一出来就露马脚,一旦失误,要勇于承担责

任。

摄影师最大的特点就是服从导演,帮助导演,配合别的部门。摄影师缺德就是撤导演的台。

摄影的画面在外景总是出气氛。

摄影经验告诉我们,角度决定一切,找角度就是找构图。角度决定形象,角度决定视点,角度决定画面,角度决定光线,角度决定空间。

拍摄多种方案还不如做好一种方案,因为剪辑是就是那么少的几秒钟能使用你的拍摄。

关键部在于设备-而在于画面的想法。摄影也表现影片风格,设备的使用还需要对设备的熟练。

摄影师的职业道德,就是给人家干活,就是帮助导演完成他的想法,不要去指挥导演,不要与导演有矛盾,影片拍摄不好摄影师的名声也就臭了。摄影师不是帮助导演就是拆导演的台。

《拯救大兵瑞恩》的拍摄使用的是磨蚀的旧镜头和烂镜头。许多违背摄影技术的操作和创作也是艺术表现的需要。

火车上的戏可以在棚内拍摄。摄影机下面掂上海绵就可以使摄影机晃动了。

战争片越雾越好、还原越差越好,越磨蚀越好。摄影的技术必须自己使自己的本事范围内才答应拍摄,使用什么样的胶片能拍摄成什么效果一定是自己的技术,不要指望别人的帮助和替代来完成。

人物肖像的拍摄的光的效果完全是摄影师的技术,完全是摄影师的责任。

高速摄影要5倍以上才有效果。

其他可以节省,胶片不能节省。

经常准备一些尼龙袜子和窗纱,尼龙袜子只揉化人不揉化风景,特别奇怪。

变焦与摇、升降机一起使用能克服变焦的许多毛病。

焦点给谁不能拉风箱。画面内部的运动是很重要的。

摄影师要根据演员的运动和视线运动,但是一些摄影师往往慢半拍。

拍摄大的场面要先做好调度,然后在细分为部分拍摄,最好在同一机位重复拍摄,单拍局部的镜头。大场面拍摄要掌握好方向,拍摄人物的谈话镜头是连拍还是分开拍,胶片最好分开拍摄,磁带就最好连续拍摄。

导演的聪明和才能就是把别人卖了别人还要帮导演数钱,这不仅是人格魅力的问题。

我们学院的美术系有视觉形象化设计软件,但作为导演的任务平面图和调度最重要,平面的视觉设计不是最终的结果,导演的宗旨就是以不变应万变,美术的图如果画得太好演员就会较劲,导演要多听美术设计的建议,美术设计师能决定影片、视觉、场景风格。好莱坞也有视觉平面化软件,软件并不是重要的,关键是导演和演员要研究戏的核心,要不变应万变,选择和确定要灵活。

开关灯效果是摄影的难度,要把握导演的规定情景。拍夜景是摄影师最轻松的事,也是美术师最轻松的事,许多东西就可以忽略了。

远景的焦点可以不精确,特写的焦点和景别就必须精确,全景的曝光就必须准确,全景的构图和焦点也可以不精确。

使用松紧带捆绑摄影机在摄影师身上可以起到减震的作用。

拍摄外景时放烟映像画面的效果会好很多。

模拟BT与数字BT是不一样的,千万要分清楚。

电影摄影拍摄时的化装要浓一点,电视摄像机拍摄时的化装要淡些。

大空间往小拍,小空间往大拍。

控制照度就可以控制场景的气氛、景深和画面的质量;控制亮度就可以控制画面的反差、画面密度和影调。

关于剧作

录音包含:动效录音、特效录音、对白录音、音乐录音、气氛录音。导演需要感觉实拍中声音的感觉。

三人的画面构成是非常难拍的,因为有4个轴,容易混乱。

不用事件也能表现人物的内心。

第一次叙事是剧本,第二次叙事是拍摄,第三次叙事是剪辑。

现代电影的叙事简单,但是造型讲究和表现方式考究。

所有的手段和技巧都是需要与内容结合在一起的。

性格决定命运是有道理的,思维方式决定命运。叙事中的人物命运的改变要考虑性格因素,再就是突发实践的结果。

语汇的排列的不同,形成每人说话的不同风格。

叙事的时间十到十五秒没有进展,观众的情绪必定低落。

关于表演

演员拍摄的时候不要吃东西,这样相貌不好看。

拍戏一定要专业演员,演员最大的问题就是一个信念的问题,台词是什么人都知道的,许多人都再注意着,演员的表现能力是专业演员的法宝。要什么来什么,说什么能理解,非专业演员的赌注是很大的,要花很多钱才能调整好他们的表演心态。表演的时候不要真的哭,真的哭就会影响下面的表演。

关于中国电影

电影的时代革命;1895年12月28日电影诞生,1928年电影声音出现1928年声音与画面同步;1935年彩色电影出现,1957年1966年1989年是声音的革命

中国电影的禁区:1957,1966,1989年的电影和事件是不能拍摄的。

美国电影的4大禁区:肯尼迪事件,越南战争、性和暴力不能拍摄、六十年代的青年运动。

中国的电影的问题就是剧本的问题,没有好的事件结构。

中国电影的细节问题:两个人的戏是事件,三个人的戏就形成情节,但是第三者不一定在戏剧中是始终的存在。所以在影片中一定起码上一三个人,情节的细节一定要真实,中西电影的不同就在于细节的不真实。讲述方式一定是要真实,用细节来

帮助情节,中国电影的问题就是同一件事的动作与语言的重复表现,让观众特别反感。

动作片的镜头非常碎,中国大陆是赶不上香港的动作片的拍摄的,要靠剪辑和感觉。我们国内电影制作最大的问题就是语言的速度。

《盲井》拍摄比较粗糙,70万人民币,赚了10倍,还在柏林电影节获奖。

关于电影艺术

70%在于想法,30%是制作,艺术就是娱乐,实际就是玩的方式。

做电影、看电影最好不要较劲,因为电影可以用很多方式表现,什么方式表现都可以是一种风格。

要追求银幕效果,不要屈服于现实的问题和受现实影响。

演员和摄影都要寻求画面内部的运动和结果。画面的结果是一切感觉的依据。

第一场戏的空间如果以后还要用,那么第一场的时候就要交代得非常清楚。

规律是存在的反规律是必然的。

好莱坞电影总是非常做秀的拍摄,一开始就吸引观众。

微观的、细节的问题可以找人解决,宏观的问题是自己必须把握的不能找人来替代。现在电影学院是集体做剧本。每个故事200字左右。另外的方法就是设置分场大纲和场景,是制作影片的基础和影片的规模。有了场景就可以决定情节和其他部门的工作,包括表演的动作和美术道具的以及灯光的工作。但是也有问题:是如何让观众相信影片故事和情节的问题,细节真实成为重点工作。

香港电影的景别的衔接是没有规律的。有一些电影是不拍说话者,仅仅是提供画外音。一般是希望景别描绘空间,制作电影时间长要保持时间概念、节奏概念。忘记了时间和节奏就完蛋了。最后的竞争就是人与人的竞争,学校的竞争关键就是老师和学术氛围。

景别制约其他部门的创作。电影的发展就是:剧本决定论,然后是场景决定论;现在是景别决定论。

空间调度的假定性是允许存在的,观众看起来空间和表演的存在方式是不可能的。但是又是允许的和可能的。

光线的变化能将全面的情节描述颠覆。

现代电影并不关心表现什么内容,关键在于怎样表现,即风格和手法。

电影拍摄技法浅谈

导演、摄影画面处理之经验:北京电影学院院长/张会军 (2012-03-30 15:35:24)转载▼ 标签: 文化 拉片中注意的若干问题,拉片是学习的手段,是进行量化分析的细化方法: 景别与影片风格:景别的排列和节奏:时间,景别落差。景别的排列形成重复,重复是风格与韵律。 空间:电影空间是银幕空间,不是真实空间,电影摄影机有分解空间的功能,电影导演有组合空间的能力。注意机位跳跃的幅度,机位跳跃点越多,看见和再现也就越真实。要注意影片有多少空间形式。有些著名的影片只有黑夜,空间也拍摄得很好。 机位设定:电影的核心是摄影机,戏剧舞台的核心是人,观看方式和创作方式完全不同。 运动:摄影机的外部运动。目的:改变视点以及创造节奏。运动的速度决定了画面的运动。摄影机创造得复合运动所创造的画面视觉将是很精彩的。摄影师是很愿意在导演的意图下进行摄影机的运动。 色彩:色彩是人的情绪的外化,是个人心理的外延。要观察色彩的整体情绪基调和综合感觉。不要单独的局部和场次的色彩。 光线:唯美:是与生活不一样的,自然:是靠近生活又不与生活一样。摄影师是要在自然的拍摄中追求唯美。摄影的肖像光是我们摄影师的看家本领。摄影师必须控制光和使用光。是人物造型的关键。 角度:角度=视点,角度=构图。拍摄人的时候仰拍都是比较好看的,布光混乱,中国的电视播音员全部是俯拍,肩膀做得很窄。而欧洲的电视播音员总是仰拍5度到15度,肩膀得服装做得很宽。 区域曝光,局部处理:曝光的局部处理,该黑就黑,该毛就毛。

分析对话:对话是推动情节的最好方式,对话是开放的,动作是封闭的,分析说话的状态,速度、音量,说话方式,说话与动作的关系。美国动作片与语言没有关系,但是叙事一直在前进。 动作:有两种情况:是环境造成的还是内容造成的。动作是做出来的不是演出来的。在分析影片的时候,一定要将动作与摄影机的运动分开来分析,摄影机的运动是导演的表现方式,动作上一演员的表演方式。 影像透视:是否变形,现代电影的任务变形已经成为时尚,但是要注意变形是影片的风格还某场戏的手段。后者的表现力没有力量。一次手段,二次是重复,三次是风格、四次是大师 景深:可以形成场面调度,超焦距也是控制景深的方式,景深范围小的手段是吴宇森创造的,有许多美学意念。他的拍摄手段往往与高速拍摄连在一起的。 叙事主体:是人还是物,张艺谋的《大红……》《红……》中物与人是相同的主体。影调:是画面的明暗关系,例如《辛德勒的名单》的结尾。要学会影调控制。黑白拍摄要考虑影调的关系。即使拍摄彩色也要用黑白的观看方式比较一下明度关系。要学会用色调控制观众的视觉生理和规律。 视线:是语言以外的交流方式。看镜头和看画面左右效果不一样。视线一定是对应和呼应的。视线的作用,在情节和景别构图中是很重要的。 轴线:一个场景中两个人物关系的变化,轴线是人物和机位的关系,要注意轴线是单一轴线和多元轴线。 调度;有两种:A在场景空间充分调度人。B调机位,用机位将人和场景调度和组织在一起。要分析机位如何表现人物,分析人物在场景和画面中的什么位置。人到环境到,人到光线到,人到形象到。是调度的方法。 位置:人在画面中的位置。人物的位置处理可以形成影片风格。同样的谈话戏,人物在屏幕上的什么位置上一非常重要的。 场景:常规场景有外景、内景、实景。三种场景在影片中的比例会对风格产生决定

电影摄影技巧:电影创作

艺术电影 所谓艺术电影即,最为广义的对世界、社会、生命之个人的、原创的、批判性的表达,对电影语言的实验性尝试。艺术电影是电影的拓荒者:僭越规范,冒犯常识。毋庸讳言,其探险与拓荒多有落败,甚至迷失,但正是他们在不断地拓展电影世界的疆土。而当艺术电影的实践一经成功,主流商业电影便立刻将其经验吸纳。 目录 艺术电影含义 又叫Artist Film,Artist Video。与商业电影相对立的一种电影类型。电影

艺术电影 不仅是一种商业活动,而且也是一种艺术活动,这就是艺术电影得以产生和发展的基础。艺术电影的倡导者们大多认同电影的艺术性,力图通过电影活动展示电影作为艺术的魅力,以及表达电影创作者自己独特的个性。他们认为,只有这样,才能与所谓的商业电影活动真正区别开来。从叙事策略上看,艺术电影大多极力突出自己的艺术个性,反对程式化的情节和模式化的人物形象刻画,并力图运用独创性的电影语言。艺术电影在电影艺术的发展历史上做了重大贡献。 艺术电影特指 艺术电影的概念常常被用于特指二战之后(并持续到现在)的叙事电影,它们展现了 艺术电影

全新的形式概念和内容蕴涵,并以知识文化阶层观众作为对象。它们中绝大多数出现在欧洲,并于欧洲战后五十年地电影运动(意大利新现实主义,法国“新浪潮”和新德国电影)直接相关。 斯蒂夫·尼尔对艺术电影的定义 斯蒂夫·尼尔对“艺术电影”提出了一个“本文式”(textual)的定义,该定义将强调人物性格和视觉风格,抑制动作性和关注内在戏剧冲突当作艺术电影的突出特征。他指出:“艺术电 艺术电影 影的倾向于强调视觉风格(具有个人化视点特征的关注方式,而不是制度化的奇观),对好莱坞动作性的抑制以及对人物而非情节的强调,对人物内在戏剧冲突的强调。一种不同的文本估价依照新的符码来进行,这种符码在画面和语言的表达方式上都与好莱坞电影形成显著的区别。在动作和状态之间建立了一种不同的等级,动机的不同秩序支撑着两者的关系。……艺术电影以本文状态为其标志,而本文状态又由作为宣传式的特征在影片中表达出来,因此也强化了作者的声音(和画面)。由于部分地派生自

100种电影拍摄手法

New Additions - Books January 2009 1. 100種電影拍攝手法 : 給獨立製片與業餘玩家的專業拍片技巧 / 克利斯?肯渥西著 ; 陳珊珊譯. LOCATION = FTV Library Book. TR860 .K46812 2007. 2. 2005-2006全国剧本征集活动作品选. 电影卷 / 上海市文艺创作中心编. LOCATION = FTV Library Book. PN1997.A1 A165 2007 v.1-2. 3. 2008 AutoCAD中文版使用手冊 : 機械設計 / 林龍震老師工作室著. LOCATION = Main Stack. T385 .L56146 2007. 4. Adobe After Effects : 映像の達人 : CM文字徹底研究 / 陳素玉著. LOCATION = FTV Library Book. TR858 .C4367 2007. 5. Aesthetics, method, and epistemology / Michel Foucault ; edited by James D. Faubion ; translated by Robert Hurley and others. LOCATION = Main Stack. B2430.F722 E5 1998. 6. Ajanta : history and development / by Walter M. Spink. LOCATION = Main Stack. NA6008.A35 S75 2005 v.4. 7. Alexander Medvedkin / Emma Widdis. LOCATION = FTV Library Book. PN1998.3.M433 W53 2005. 8. All my sons / Arthur Miller ; with an introduction by E. R. Wood. LOCATION = Main Stack. PS3525.I515 A62 1971. 9. Amélie ; Le Fabuleux destin d' Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001) / Isabelle Vanderschelden. LOCATION = FTV Library Book. PN1997.F23 V36 2007. 10. American muse : the life and times of William Schuman / Joseph W. Polisi. LOCATION = Main Stack. ML410.S386 P65 2008. 11. Arts and cultural programming : a leisure perspective / Gaylene Carpenter, Doug Blandy, editors. LOCATION = Main Stack. NX760 .A75 2008. 12. The Asian modern : culture, capitalist development, Singapore / C.J.W.-L. Wee. LOCATION = Main Stack. DS610.7 .W435 2007. 13. Awakening the performing body / Jade Rosina McCutcheon. LOCATION = Main Stack. PN2061 .M16 2008.

影片拍摄手法

拍摄手法实在是太多,罗列部分吧:试拍、实拍、偷拍、补拍、重拍、顺拍、跳拍、连拍,这是从拍摄角度讲。单机拍摄、多机拍摄,这是从机器角度讲。跟焦点、对焦点、转移调焦、分别聚集、量光、测光,这是从机器拍摄方法上讲。其它还有构图、透视、景别选择、拍摄角度(俯拍、仰拍、平拍)、色调、布光、特技摄影(如高速摄影、慢速摄影、显微摄影、停机再拍、多次曝光等)以及后期的模型接景、模型合成等等。 摄影、摄像机的运动(拍摄方式) 推:即推拍、推镜头,指被摄体不动,由拍摄机器作向前的运动拍摄,取景范围由大变小,分快推、慢推、猛推,与变焦距推拍存在本质的区别。 拉:被摄体不动,由拍摄机器作向后的拉摄运动,取景范围由小变大,也可分为慢拉、快拉、猛拉。 摇:指摄影、摄像机位置不动,机身依托于三角架上的底盘作上下、左右、旋转等运动,使观众如同站在原地环顾、打量周围的人或事物。 移:又称移动拍摄。从广义说,运动拍摄的各种方式都为移动拍摄。但在通常的意义上,移动拍摄专指把摄影、摄像机安放在运载工具上,沿水平面在移动中拍摄对象。移拍与摇拍结合可以形成摇移拍摄方式。 跟:指跟踪拍摄。跟移是一种,还有跟摇、跟推、跟拉、跟升、跟降等,即将跟摄与拉、摇、移、升、降等20多种拍摄方法结合在一起,同时进行。总之,跟拍的手法灵活多样,它使观众的眼睛始终盯牢在被跟摄人体、物体上。 升:上升摄影、摄像。 降:下降摄影、摄像。 俯:俯拍,常用于宏观地展现环境、场合的整体面貌。 仰:仰拍,常带有高大、庄严的意味。 甩:甩镜头,也即扫摇镜头,指从一个被摄体甩向另一个被摄体,表现急剧的变化,作为场景变换的手段时不露剪辑的痕迹。 悬:悬空拍摄,有时还包括空中拍摄。它有广阔的表现力。 空:亦称空镜头、景物镜头,指没有剧中角色(不管是人还是相关动物)的纯景物镜头。 切:转换镜头的统称。任何一个镜头的剪接,都是一次“切”。 综:指综合拍摄,又称综合镜头。它是将推、拉、摇、移、跟、升、降、俯、仰、旋、甩、悬、空等拍摄方法中的几种结合在一个镜头里进行拍摄。 短:指短镜头。电影一般指30秒(每秒24格)、约合胶片15米以下的镜头;电视30秒(每秒25帧)、约合750帧以下的连续画面。 长:指长镜头。影视都可以界定在30秒以上的连续画面。 对于长、短镜头的区分,世界上尚无公认的“尺度”,上述标准系一般而言。世界上有希区柯克《绳索》中耗时10分钟、长到一本(指一个铁盒装的拷贝)的长镜头,也有短到只有两格、描绘火光炮影的战争片短镜头。

微电影拍摄技巧三篇

微电影拍摄技巧三篇 篇一:微电影拍摄高级六大技巧 第一技巧:拍摄前观察环境 摄像前要先注意周边的状况,这样在拍摄时就可以考虑哪些场面用多长焦段的镜头。另外,拍摄时可千万不要大意,时刻不可忘记周边或是身后的状况,特别对背后的沟渠、马路等要引起重视,不要脚踩空或来往车辆造成不必要的伤害。很多经验丰富的拍摄老手,都常常会因为注意力过于集中在被拍摄的景物及人物上,而没有留意到其他的危险状况,在移动位臵的过程中发生了摔跤、碰撞甚至跌落深处的意外 第二技巧:场面宏大摇镜头 摇镜头是最常用的手法之一。当拍摄的场景过于宏大,如果用广角镜头不能把整个画面完全拍摄下来,那么就应该使用“摇摄”的拍摄方式。摇摄是指当摄像机机位不动,借助于三角架上的活动底盘或拍摄者自身的人体,变动摄像机光轴(镜头横向或纵向移动)的拍摄方法。 用摇摄的方式拍摄的画面叫摇镜头,摇摄一般有上下摇摄和左右摇摄两种方法。首先确定摇拍摄的起始画面和终止画面,将身体朝向终止画面,平稳地握住摄像机,两脚分开稳定地站立并使摄像机朝向终止的拍摄方向,然后转动身体至起始画面的位臵,此时开始拍摄。拍摄时,身体缓慢、均匀地向终止方向转动,直到完成整个摇镜头的过程。注意在拍摄时,身体的转动一般不要超过90度,否则将使拍摄变得十分紧张,而且不容易保持稳定。很多人在应用摇摄

时往往把握不好转动的速度和角度,使画面抖动不顺畅,这主要是因为没有把握住摇摄的要领: 1、拍摄静止物体时摇慢慢起动,摇动时保持恒定速度,然后慢慢减速停止。在始末两端采用缓冲的方法来减少抖动。 2、要避免频繁摇动来拍摄所有想拍的景物。 3、摇摆速度要适当,摇摄的时间不宜过长或过短,一般来说摇摄一组镜头约10秒左右为宜,过短播放时画面看起来像在飞,过长看是又会觉得拖泥带水。 4、不要摇得太远。手持状态下,自然角度最好不超过90度。 5、在水平或垂直摇动过程中不要停机,否则会变得很突然。 6、不要过多使用摇动,摇动应少于整个拍摄的1/3。 7、不要来回平遥。好了,希望这些小的技巧能够对您的拍摄有所帮助,当然,巧妙的构思和丰富的想象力更是不可或缺的。 第三技巧:移摄抓拍人物 “移摄”是将摄像机架在活动物体上随之运动而进行的拍摄,用移动摄像的方法拍摄的画面称为移动镜头,简称移镜头。用数码摄像机进行移动拍摄非常方便。移动拍摄可以使用画面框架始终处于运动之中,画面内的物体不论是处于运动状态还是静止状态,都会呈现出位臵不断移动的态势。移摄一般分为前后移动拍摄、左右移动拍摄、弧形移动拍摄以及上下移动拍摄等几种方法 第四技巧:跟摄端稳最重要 “跟摄”是摄像机始终跟随运动的被摄主体一起运动而进行的拍摄,用这种方式拍摄的画面称为跟镜头。在跟摄时跟上、追准被摄对象是跟镜头拍摄的基本要求,因为镜头大幅度的上下跳动极容易使观众产生视觉疲劳。

纪录片拍摄手法

关于纪录片的拍摄 纪录片是对某一政治、经济、文化、军队生活或历史事件做长篇纪录、报道的电影或录像节目。 纪录片直接拍摄真人真事,不容许虚构事件,它的基本手法是采访摄影,即在事件发生、发展的过程中,用挑、等、抢的拍摄方法,纪录真实环境、真实时间里发生的真人真事。这里,真实性是纪录片的生命。正如匈牙利电影美学家贝拉.巴拉兹说的那样,在纪录片里“艺术不在于虚构,而在于发现。艺术家必须在经验世界的广阔天地中发掘出最有特征意义的、最有趣的、最可塑造的、最有表现力的东西,并且把自己的倾向性和思想意图异常鲜明地表现出来”。 1.形象化的政论 苏联于1928年出版的《西方的电影和我们的电影》一书中,卢那恰尔斯基回忆了列宁在1921年关于国际新闻片的口头指示。据卢氏说,列宁讲话内容是“广泛报道消息的新闻片……要有恰当形象,就是说,它应该是形象化的政论”。因此,列宁所说“形象化政论”仅指新闻片。后来,苏联纪录片理论家格黎格里耶夫等人把“形象化的政论”解释为列宁对纪录片的定义。此后,以讹传讹,在很长的时期内影响人们对纪录片的观念,并使纪录片选题、风格越来越刻板、僵化。 2.纪录片的体裁有几种 (1)有一种常见的形式是,通过展开一个广阔的面,通过若干个互相关联的典型的连贯报道,宣传同一个中心主题或表现一种概貌。我们可以称之为“概述片”,如《大连漫游》、《西德印象》等。 (2)集中、突出地介绍一个典型单位,剖析某一个矛盾或解决、克服某一个困难的过程,我们可以称之为“特写片”。如伊文思的《须德海》,及我国的电视纪录片《放鹿》、《成渝铁路》、《深山养路工》、《向青石山要水》等,这是电视纪录片最常用的体裁。 (3)旅游片。是摄影机纪录下来的旅游见闻或地理、风光散记。它常常缺乏中心内容,更多的是即兴拍摄的风土人情和人民生活场景,给观众一个概括的印象。一些优秀的风光片常常寓情于景,通过对风光、物产及人民生活的客观反映,寄托记者的思想、情感,给人以极大的鼓舞教育。比如伊文思的名作《早春》,我国优秀纪录片《在激流中》等。这一类影片对摄影和编辑、剪接技巧要求很高,不然会搞成枯燥无味的“大拼盘”。比较好的风光片还有南斯拉夫的《春》、《夏》,我国电视片《青岛》、《西藏见闻》、《瑶山行》也属这一类。 (4)集锦片。比如体育纪录片、舞台纪录片,以及介绍工艺美术、绘画雕塑等纪录片,其欣赏性、知识性较强,也不一定有鲜明、突出的中心内容。比如《首都节日的舞台》、《体操》、《邯郸陶瓷》等。 (5)专访片。它是对特定对象进行深入访问的摄影纪录。 3.纪录片的主线 主线就是贯穿纪录片的主要线索,它包括揭示矛盾、展示矛盾、形成冲突、解决矛盾的过程。比如《清流满壮乡》、《向青石山要水》等纪录片都是在“水”字上做文章,围绕水利建设这个中心矛盾来展开影片的主题的。作为视觉形象的宣传教育形式,在抓住主线的基础上,还应考虑安排贯穿全片的主要形象。

微电影拍摄技法与技巧

微电影拍摄技法与技巧 随着微博的兴起,越来越多的东西被冠以“微”字头,连电影也不例外。微,就是小,微电影,其实就是有情节的小短片。拍部记录自己生活的微电影吧,一点都不难!现在许多家用DV里都内置了丰富的艺术效果或自动编辑功能,你所要做的,只是根据摄像机引导,拍一些有主题的片段而已。 对于初学者来说,拍摄视频是一个看似简单(只需要按下录像键)但实际很难(拍出的片子冗长而无趣)的技术。许多人在进行摄像时总是抓不住拍摄的重点,从而让大好时机白白溜走,如果掌握了以下几点,就会轻松地抓住经典的时刻,让拍出的影片很精彩了。 拍摄微电影5点注意及技巧: 第一招:拍摄前观察环境 摄像前要先注意周边的状况,这样在拍摄时就可以考虑哪些场面用多长焦段的镜头。另外,拍摄时可千万不要大意,时刻不可忘记周边或是身后的状况,特别对背后的沟渠、马路等要引起重视,不要脚踩空或来往车辆造成不必要的伤害。很多经验丰富的拍摄老手,都常常会因为注意力过于集中在被拍摄的景物及人物上,而没有留意到其他的危险状况,在移动位置的过程中发生了摔跤、碰撞甚至跌落深处的意外。 第二招:场面宏大摇镜头 摇镜头是最常用的手法之一。当拍摄的场景过于宏大,如果用广角镜头不能把整个画面完全拍摄下来,那么就应该使用“摇摄”的拍摄方式。摇摄是指当摄像机机位不动,借助于三角架上的活动底盘或拍摄者自身的人体,变动摄像机光轴(镜头横向或纵向移动)的拍摄方法。用摇摄的方式拍摄的画面叫摇镜头,摇摄一般有上下摇摄和左右摇摄两种方法。很多人在应用摇摄时往往把握不好转动的速度和角度,使画面抖动不顺畅,这主要是因为没有把

握住摇摄的要领 第四招:跟摄端稳最重要 “跟摄”是摄像机始终跟随运动的被摄主体一起运动而进行的拍摄,用这种方式拍摄的画面称为跟镜头。在跟摄时跟上、追准被摄对象是跟镜头拍摄的基本要求,因为镜头大幅度的上下跳动极容易使观众产生视觉疲劳。 通常主体在画面中的位置相对稳定,而且景别也保持不变。这就要求在拍摄者与主体人物运动速度基本一致,这样才能够保证人物在画面中的位置相对稳定,既不会使主体人物移出画面,也不会出现景别的变化 第五招:变焦拍摄注意定格 平时我们经常从电视上看到这样的画面,镜头对准一个广阔和场景,渐渐地镜头推进,最后聚焦于某个细节,这种方法经常运用于花卉、烛光、小动物等细节的拍摄。看上去显得很专业,不过我们一样可以用普通的家用DV拍摄出来。DV的焦距可以通过焦距拨杆来调节,将旋钮推至T那方,可以拉近并放大远方的景物;如将旋钮推至W那方,拍摄的范围则会扩大。拍摄变焦镜头时,需要注意在对准目标后要保持静止5秒钟左右,以便后期编辑,另外,在一组画面结束时也要把图像定格5秒钟,给人有始有终的感觉。 长焦距镜头具有视角窄、景深小的特点,有“望远”的效果,现在家用DV的光学变焦都达到10倍以上,有的甚至能达到30倍以上,远在10米之外的细小物体如同就在眼前伸手即可触摸到似的。但是,要想拍好长焦距镜头,需要注意:要防止DV抖动。 尽管现在许多DV的防抖效果很好,但在长焦端依旧很容易拍出画面抖动的视频,影响观众的观看。因此拍摄时尽量使用三脚架稳定摄像机,或利用依托物,稳定住身体或手臂。因此如果不是剧情需要,尽量还是走到景物旁边用广角端进行拍摄,这样拍出来的画面稳定性要好很多。

电影拍摄制作专业术语

电影拍摄制作专业术语,电影艺术术语 定格 电影镜头运用的技巧手法之一。其表现为银幕上映出的活动影像骤然停止而成为静止画面(呆照)。定格是动作的刹那间“凝结”,显示宛若雕塑的静态美,用以突出或渲染某一场面、某种神态、某个细节等。具体制作方法是,选取所摄镜头中的某一格画面,通过印片机重复印片,使这一停止画面延伸到所需长度。根据镜头剪辑的需要,定格处理可由动(活动画面)到静(定格画面),也可由静(定格画面)到动(活动画面),也有的在影片结尾时,用定格表明故事结束,或借此点题,以便给观众留有回味。 特写 拍摄人像的面部、被摄对象的一个局部的镜头。为美国早期电影导演格里菲斯(David Wark Griffith,1875-1948)所创用。特写镜头是电影画面中视距最近的镜头,因其取景范围小,画面内容单一,可使表现对象从周围环境中突现出来,造成清晰的视觉形象,得到强调的效果。特写镜头能表现人物细微的情绪变化,揭示人物心理变化。 出画入画 电影艺术处理镜头结构的一种手法。镜头画面中的中心人物或运动物体离开画面,称为出画;人物或运动物体进入画面,称为入画。当一个动作贯串在两个以上的镜头中时,为了使动作流程继续下去而不使观众感到混乱,相连镜头间的人物或运动物体的出画和入画方向应当基本上一致,否则必须插入中性镜头作为过渡。 圈入圈出 “划”的一种变化。以圆圈的方式,从画面中心圆点开始逐渐扩大(圈出),或以圆圈将整个画面逐渐收缩为圆点(圈入),并由下一个画面所取代。有时圈入也用于强调或突出画面上某一细节部分。 切出切入 指上下镜头直接衔接。前一个镜头叫“切出”,后一个镜头叫“切入”。这种不需外加任何技巧的镜头组接方法,能增强动作的连贯性,不打断时间的流程,具有干净、紧凑、简洁、明快的特点。往往用于环境描写、人物对话和行动的衔接。在故事影片的拍摄中,同一场面内的镜头,一般多采用这种衔接方式。随着镜头的切出切入,观众在视点的不断变换中,逐渐了解表现对象,并不感到画面的组接痕迹。 淡入淡出 也称“渐显渐隐”。电影中表现时间、空间转换的技巧之一。后一个画面逐渐显现,最后完全清晰,这个镜头的开端称“淡入”,表示一个段落的开始;前一个画面渐渐隐去直至完全消失,称“淡出”,表示一个段落的结束。淡入、淡出节奏舒缓,具有抒情意味,并能给观众以视觉上的间歇,产生一种完整的段落感。随着电影节奏的加快,今已较少采用。 划入划出 简称“划”。电影中表现时间、空间转换的技巧之一。用不同形状的线,将前一个画面划去(划出),代之以后一个画面(划入)。一般适用于表现节奏较快、时间较短的场景转换;尤其是在描写同时异地或平行发展的事件时,划的组接技巧有着别种方法所不能替代的作用。其不足之处在于,如处理不当,容易使观众意识到银幕的四面框的存在,削弱了画面形象的真实感。 化入化出 也称“溶出溶入”、“溶变”,或简称“化”、“溶”。电影中表示时间和空间转换的技巧之一。

电影电视拍摄技术入门及常识理论知识

视音频技术基础 课程目的: 熟悉并掌握基本影像制作流程与技能 能够以团队合作的方式完成时长15分钟的短故事片和记录片的拍摄与后期制作 主教材:罗伯特.穆斯伯格《单机拍摄与制作》 辅助参考:(美)琳恩.格罗斯等著 《拍电影——现代影像制作教程》 第一章影视制作概论 第一节电影与电视关系总说 一、电影与电视:差异从介质开始:赛璐珞胶片磁带蓝光盘数字电影16格-24格25帧高速慢动作 数字电影:数字电影是指以数字技术(“0”、“1”信号)和设备摄制、制作存储,并通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送,将数字信号还原成符合电影技术标准的影象与声音,放映在银幕上的影视作品。 画框比:电影胶片的标准画框比(宽高比)4:3或者.33:1(标准电视画框比是4:3)美国标准宽银幕为1.85:1 高清电视为16:9 这2个数值比较接近 胶片规格:胶片的规格由其宽度来表征,如最常见和通用 的35毫米胶片,科教、农村放映的16毫米,以及超8毫米, 70毫米胶片等。胶片越宽,单位成像面积越大,成像越清晰。 关于imax:IMAX(即Image Maximum的缩写,意为“最大影像”)是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。标准的IMAX银幕为22米宽、16米高,但不断有更宽、更高的imax银幕出现,如中国内地最大的imax银幕是东莞万达影城(22米,宽28米,总面积616平方米)IMAX影片的每格画面的感光面积是普通35毫米胶片每格画面的10倍、传统70毫米胶片的3倍。从而决定了在“巨幕”上投放出的影像比一般电影更清晰、更亮丽。 3D影片:人的视觉之所以能分辨远近,是靠两只眼睛的差距。人的两眼分开约5公分,两只眼睛除了瞄准正前方以外,看任何一样东西,两眼的角度都不会相同。虽然差距很小,但经视网膜传到大脑里,脑子就用这微小的差距,产生远近的深度,从而产生立体感。根据这一原理,如果把同一景像,用两只眼睛视角的差距制造出两个影像,然后让两只眼睛一边一个,各看到自己一边的影像,透过视网膜就可以使大脑产生景深的立体感了。3D电影就是利用这个原理。 imax+3D 营造的就是扑面而来的影像感,影像对个体的压迫感,真正的身临其境,消除了非影像内容的视角冗余信息,所谓电影是窗户的概念消失了,因为连窗框也看不到了,而代之以置身景中。 磁带规格:模拟格式和数字格式 传统的模拟格式有VHS、SVHS、BETAMAX、BETACAM 等等,后2个为广播级。 数字格式有索尼研发的Mini—DV (简称DV)、DVCAM等,松下研发的DVCPRO 二、数字技术的发展与电影和电视的媒介融合态势 视听效果的逼近磁转胶数字格式 数字电影的优势在于存储方便、成本低、不易损耗 三、当下电影与电视的竞合性关系 互为死敌还是互为补充?

中外电影拍摄手法不同

中外电影拍摄手法的比较 ——以《龙门飞甲》、《战马》为例首先以《龙门飞甲》为例,谈一下我国电影的拍摄方法。 《龙门飞甲》讲述的是明宪宗年间,宦官弄权,滥杀贤臣。侠客赵怀安在营救忠良行动中,将恶贯满盈的东厂督主万喻楼一剑毙命,引来西厂督主雨化田,祭出天下格杀令。赵怀安等人一路亡命到嘉峪关的龙门,消失于铺天盖地的黑沙暴中。尘消风散后,西厂密探、鞑靼商队等江湖各路人马,再度投宿于龙门客栈这家大漠黑店。 为了更好的表现《龙门飞甲》所描述的那个场景,徐克导演用尽这三十年来对于立体电影拍摄技术的探索与尝试,从铺天盖地的立体电影狂潮的“硝烟”中异军突起,让我们看到一部可以高喊爽快的电影,影片中随处可见的徐氏元素,女扮男装的错位、漫天飞舞的黄沙等,此外娴熟的立体电影拍摄手法更是圆润、饱满了徐克的电影世界。 《龙门飞甲》贯穿始终的立体电影拍摄技术,无疑让我们看到了华语3D立体电影的最高竿,作为一门视觉性为主导的艺术形态,立体影片拍摄技术的发展无疑深刻地影响着电影艺术的进步,世界电影朝着3D的方向发展,华语片也一样,而《龙门飞甲》则让我们的华语片突破了曾经被视为鸡肋的立体影片阴霾,不再为3D而3D。 相比于普通的2D平面化影片,3D立体电影拍摄需要实现能够令观众对于影像会产生一种立体化的纵深度感的视觉表现,影片《龙门飞甲》在3D立体电影拍摄及慢动作的配合下让整个影视表现更具视

觉冲击力。而IMAX的立体电影拍摄处理手段,让整部影片需要比传统影片更大,分辨路更高的立体电影拍摄技术手段。对于技术的痴迷,徐克的解读颇有几分“使命感”,而这与同样痴迷于立体电影拍摄技术与全民推广的数虎图像更加不期而遇。向徐克致敬,为了中国的武侠,为了中国的3D! 电影《战马》又是怎样拍摄的呢? 电影从一匹名叫乔伊的农场马展开视角,讲述了一个英国农场少年阿尔伯特在一战中的寻马之旅。一战爆发后,阿尔伯特的父亲为了维持农场经营,无奈之下乔伊卖做军马。战火纷飞,乔伊被用来向前线运输军火物资,虽然躲过了重重危险,最终还是不幸落入德军之手。幸好得到一个法国小女孩艾米丽与祖父的悉心照顾才幸免于难。冥冥之中,乔伊回到了英军战壕,与小主人阿尔伯特短暂相聚,可惜好景不长,伙伴再次分离。而另一边,小艾米莉将不久于人世,临死前祖父答应她一定会为她找到心爱的战马乔伊,不过最终艾米莉的祖父了解到阿尔伯特对乔伊付之生命的爱时,愿意以区区一便士把乔伊卖给阿尔伯特。 《战马》秉持了斯皮尔伯格气势磅礴的大片气质,用一匹马的视觉向世人展现了战争的残酷和细腻的情感;虽然《战马》是斯皮尔伯格的新片,依旧是战争背景,但有所突破的是,这部新片不再讲述人与人之间的感情,而是呈现一个人与他的战马一生的故事。电影无时无刻都围绕着“友谊”而展开,无论是人与人,还是人与马,又或者是马与马,《战马》在细节上的细致打磨,成功的弥补了它在叙

电影拍摄技巧 景深景别 机位 光线

美国影视一直都走在世界影视的前沿,具有很大的参考学习价值,包括其摄像技巧,《最后三分钟》景别主要使用的是中小景别,而景深根据景别的设定和光线的控制配之以浅景深,可以保证很好地突出主体;多角度机位则可以很好地体现画面的时空性和空间性;光线在人工光和自然光之间熟练搭配,更好地对人物形象进行了艺术性的创造,同时也更好的创造出剧情需要的环境氛围,从而更大程度上的为短片的艺术性进行服务。 [关键词] 《最后三分钟》拍摄技巧景深景别机位光线 1、引言 要讲电影拍摄技巧,美国影视是不得不提的一个部分,每年美国都会生产出大量制作精良的影视作品。其中,《最后三分钟》就是美国影视的典型范例,虽然其长度只有5分18秒,但无论是从影片立意还是制作水准,都不亚于任何一部好莱坞大片。 中国影视业正在蓬勃发展,每年都有不错的作品出现,但还是稍显稚嫩。而摄像水平的高低是影视成功的一半,《最后三分钟》是如何通过技术的把握来体现其艺术性?我们可以从《最后三分钟》中学到什么?本文将对这些问题进行阐述。 2、《最后三分钟》简介 《最后三分钟》讲述的是一位孤独的老人在工作的时候突发疾病,在临终前回忆自己一生的短片,画面部分全长3分55秒。该短片是由美国好莱坞制作人员制作,导演为《终结者2018》的摄影指导SHANE HURLBERT利用佳能5D markII拍摄的,此短片的诞生在单反界和摄像界掀起了轩然大波。 在这部影片中,没有绚丽的特效,没有跌沓起伏的矛盾冲突,有的只是淡淡的音乐和波澜不惊的剧情。该短片利用特殊的视角来展现人的一生,唤起人们对于生命的尊重。在这部短片中,虽然拍摄器材为单反相机,但是画质却不亚于胶片机所拍出来的效果,因此这部短片对于摄像爱好者有着很好的借鉴意义。 3、《最后三分钟》的前期拍摄技巧 对于一部好片来讲,前期拍摄是非常重要的一环。虽然现在随着科技的日益发展,电影特效使用的比重越来越大,但是仍然需要良好的前期拍摄作为铺垫。 3.1景深、景别的选择 通过调节景深的深浅可以改变画面的空间感和时间感,增加表现力,获得特定的艺术效果。一般来讲,小景深可以突出拍摄主体的艺术效果,大景深可以丰富画面的内容。其实质是藏虚露实的艺术手法,合理调整景深使画面虚实结合,通过虚实并存增强动感和美感, 更加突出画面的主体。同时,通过景深的调整控制使拍摄画面的纵向视觉距离与实际的距离发生变化, 使被拍摄的人与物或者物与物之间建立新的关系纵深距离, 在视觉效果上产生新的意义。 景别主要是指“摄影机同被摄对象间的距离的远近,而造成画面上形象的大小[1]。景别的运用要求创作者根据剧情的需要、人物的主次、观众的心理,处理好景别的大小远近。一般而言,景别基本上可以分为大特写、特写、近景、中景、全景以及远景。而景别运用的不同,往往会造成不同的艺术效果。中景等一般景别的镜头主要承担描写和叙述的作用;而远景、全景、近景和特写等主观色彩重的景别则主要发挥了表现心理内容及其它特殊效果的作用。 在《最后三分钟》中,能将主人公从小到大的各个阶段都完美地表现出来,依靠的是景

影视镜头表现手法

影视镜头表现手法 镜头是影视创作的基本单位,一个完整的影视作品,是由一个一个的镜头完成的,离开独立的镜头,也就没有了影视作品。通过多个镜头的组合和设计的表现,完成整个影视作品镜头的制作,所以说,镜头的应用技巧也直接影响影视作品的最终效果。那么在影视拍摄中,常用镜头是如何表现的呢,下面来详细讲解常用镜头的使用技巧。 一、推镜头 推镜头是拍摄中比较常用的一种拍摄手法,它主要利用摄像机前移或变焦来完成,逐渐靠近要表现的主题对象,使人感觉一步一步走近要观察的事物,近距离观看某个事物,它可以表现同一个对象从远到近变化,也可以表现一个对象到另一个对象的变化。这种镜头的运用,主要突出要拍摄的对象的某个部位,从而更清楚地看到细节的变化。比如观察一个古董,从整体通过变焦看到细部特征,也是应用推镜头。 二、移镜头 移镜头也叫移动拍摄,它是将摄像机固定在移动的物体上作各个方向地移动来拍摄不动的物体,使不动的物体产生运动效果,摄像时将拍摄画面逐步呈现,形成巡视或展示的视觉感受,它将一些对象连贯起来加以表现,形成动态效果而组成影视动画展现出来,可以表现出逐渐认识的效果,并能使主题逐渐明了,比如我们坐在奔驰的车上,看窗外的景物,景物本来是不动的,但却感觉是景物在动,这是同一个道理,这种拍摄手法多用于表现静物动态时的拍摄。 三、跟镜头 跟镜头也称为跟拍,在拍摄过程中找到兴趣点,然后跟随目标进行拍摄。比如在一个酒店,开始拍摄的只是整个酒店中的大场面,然后跟随一个服务员从一个位置跟随拍摄,在桌子间走来走去的镜头。跟镜头一般要表现的对象在画面中的位置保持不变,只是跟随它所走过的画面而有所变化,就如一个人跟着另一个人穿过大街小巷一样,周围的事物在变化,而本身的跟随式没有变化的,跟镜头也是影视拍摄中比较常见的一种方法,它可以很好地突出主体,表现主体的运动速度、方向及体态等信息,给人一种身临其境的感觉。 四、摇镜头 摇镜头也称为摇拍,在拍摄时相机不动,只摇动镜头作左右、上下、移动或旋转等运动,使人感觉从对象的一个部位到另一个部位逐渐观看,比如一个人站立不动转动脖子来观看事物,我们常说的环视四周,其实就是这个道理。 摇镜头也是影视拍摄中经常用到的,比如电影中出现一个洞穴,然后上下、左右或环周拍摄应用的就是摇镜头。摇镜头主要用来表现事物的逐渐呈现,一个又一个的画面从渐入镜头到渐出镜头来完整整个事物发展。 五、旋转镜头 旋转镜头是指被拍摄对象呈旋转效果的画面,镜头沿镜头光轴或接近镜头光轴的角度旋转拍摄,摄像机快速做超过360度的旋转拍摄,这种拍摄手法多表现人物的眩晕感觉,是影视拍摄中常用的一种拍摄手法。 六、拉镜头 拉镜头与推镜头正好相反,它汉族要是利用摄像机后移或变焦来完成,逐渐远离要表现的主体对象,使人感觉正一步一步远离要观察的事物,远距离观看某个事物的整体效果,它可以表现同一个对象从近到远的变化,也可以表现一个对象到另一个对象的变化,这种镜头的应用,主要突出要拍摄对象与整体的效果,把握全局,比如常见影视中的峡谷内部拍摄到整个外部拍摄,应用的就是拉镜头。 七、甩镜头 甩镜头是快速地将镜头摇动,极快地转移到另一个景物,从而将画面切换到另一个内容,而中间的过程则产生模糊一片的效果,这种拍摄可以表现一种内容的突然过渡。 八、晃镜头 晃镜头的应用相对于前面的几种方式应用要少一些,它主要应用在特定的环境中,让画面产生上下、左右或前后等的摇摆效果,主要用于表现精神恍惚、头晕目眩、乘车船等摇晃效果,比如表现一个喝醉酒的人物场景时,就要用到晃镜头,再比如坐车在不平道路上所产生的颠簸效果。

浅谈电视纪录片的创作与拍摄技巧

浅谈电视纪录片的创作与拍摄技巧 作者:桂云涛 来源:《记者摇篮》2020年第11期 【摘要】纪录片的制作主要包括创作和拍摄技巧的运用,想要提高电视纪录片的质量,必须从这两个角度入手。本文结合电视纪录片的制作过程进行深入探究,希望能够为今后的相关工作提供一些参考。 【关键词】电视纪录片; ;创作; ;拍摄技巧 电视纪录片来源于生活的真实情景,以真人真事作为艺术的创作对象,目的在于向观众展现独具特色的真实生活情境,让人们认识到生活中的艺术。随着社会生活的快速发展,人们更多地将目光投放在娱乐节目上,而忽视了电视纪录片的重要性。这是因为电视纪录片很多进展缓慢、娱乐性不强,只能让小部分人欣赏,很难融入到大范围的社会生活中。为促进电视纪录片的快速发展,必须从其创作和拍摄技巧出发,不断开拓创新。 一、电视纪录片的创作 1.确定立意 电视纪录片的创作过程中首先的一点就是确定立意,立意的准确鲜明,能够給纪录片的制作带来更为明确的方向。在确定电视纪录片的立意时,一定要考虑到观众所关注的热点内容,基于正确价值观的弘扬来找到纪录片创作的中心内容,从而带动观众的思维情感,让社会主义核心价值观进一步弘扬。纪录片的立意多以文化为基础,加入对具体细节的描述。 2.科学选材 电视纪录片的主题内容以及人文情怀的展现,必须依靠材料的科学选取。所以选材是纪录片制作的重点。纪录片材料传递着更为鲜明的情感特色和任务思想,并必须和主要立意相配合,选取符合主题内容的材料。不仅要关注纪录片的表现形式,同时还要贴合主要构思,让纪录片所传递的思想情感与观众的内心相结合,引起观众共鸣。例如在纪录片《人与自然》的选材过程中,更加贴近动物与人相似的情感表达,选择与人完全不同的猛兽,但却能够表达出与人类类似的亲情。这种反差较大的艺术形象能够更加吸引观众的注意,让整体的立意更为鲜明,从更为深层次的角度触发人们的内心情感共鸣。 3.文稿与画面处理

影视拍摄入门、常识理论

影视拍摄入门、常识理论

视音频技术基础 课程目的: 熟悉并掌握基本影像制作流程与技能 能够以团队合作的方式完成时长15分钟的短故事片和记录片的拍摄与后期制作 主教材:罗伯特.穆斯伯格《单机拍摄与制作》 辅助参考:(美)琳恩.格罗斯等著 《拍电影——现代影像制作教程》 第一章影视制作概论 第一节电影与电视关系总说 一、电影与电视:差异从介质开始:赛璐珞胶片磁带蓝光盘数字电影16格-24格25帧高速慢动作 数字电影:数字电影是指以数字技术(“0”、“1”信号)和设备摄制、制作存储,并通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送,将数字信号还原成符合电影技术标准的影象与声音,放映在银幕上的影视作品。 画框比:电影胶片的标准画框比(宽高比)4:3或者.33:1(标准电视画框比是4:3)美国标准宽银幕为1.85:1 高清电视为16:9 这2个数值比较接近胶片规格:胶片的规格由其宽度来表征,如最常见和通用 的35毫米胶片,科教、农村放映的16毫米,以及超8毫米, 70毫米胶片等。胶片越宽,单位成像面积越大,成像越清晰。 关于imax:IMAX(即Image Maximum的缩写,意为“最大影像”)是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。标准的IMAX银幕为22米宽、16米高,但不断有更宽、更高的imax银幕出现,如中国内地最大的imax银幕是东莞万达影城(22米,宽28米,总面积616平方米)IMAX影片的每格画面的感光面积是普通35毫米胶片每格画面的10倍、传统70毫米胶片的3倍。从而决定了在“巨幕”上投放出的影像比一般电影更清晰、更亮丽。 3D影片:人的视觉之所以能分辨远近,是靠两只眼睛的差距。人的两眼分开约5公分,两只眼睛除了瞄准正前方以外,看任何一样东西,两眼的角度都不会相同。虽然差距很小,但经视网膜传到大脑里,脑子就用这微小的差距,

浅谈由《泰坦尼克》《阿甘正传》两部电影分析电影拍摄手法及电影的力量

浅谈由《泰坦尼克》《阿甘正传》两部电影分析电影拍摄手法及电影的 力量 摘要:每部电影都有其特点,无论是导 演的创造意图还是电影本身的拍摄手法,都让每个观众记忆深刻。我将为大家展现的是《泰坦尼克》和《阿甘正传》两部优秀电影给我们所展示的电影现代拍摄手法及电影 给人们带来真正的意义,告诉我们电影是如何影响我们的生活。 关键词:《泰坦尼克》;《阿甘正传》;电影的力量;影片;镜头;艺术美 我想每个人都看过电影。而电影是什么?这个问题我想每个人心中都有不同的答案。几年前奥利弗·斯通的《杀死肯尼迪》大揭历史事件的黑幕重新演绎另一种历史的可 能性,可见电影是引人深思的东西;《摩登时代》中卓别林手中那一个破木扳手,在大机器上跑上跑下,而且还在大喘气,可见电影

史让人发笑的东西。1988年《泰坦尼克》火爆全世界。观众为其男女主人公洒落怜惜之泪,可见电影史感人的东西,这就是电影的力量,电影通过其艺术美。拍摄手法将电影呈现在我们的面前。这些电影甚至可以改变我们对人生的看法。 现在我们所观看到的电影是广为受欢迎的流行电影,它是一种特殊的戏剧,流行电影有着自己的原则,模式和机构。这些事关于现代人类的心理学。所以一些令人难忘的广受欢迎的电影能够流传至今。例如《教父》《阿甘正传》《音乐之声》《乱世佳人》《泰坦尼克》等等。我们不能要求每个宗教每个国家都喜欢同一部电影。所以成功的关键不在于找到吸引所有人的东西,而是在于找到不同的东西能够吸引不同的人。电影中展示我们如何生活的模式,我们的恐惧与希望,我们的抱负与失败,我们的追求与挫折,这就是电影的力量。真实的表现现在生活,更贴近真实。 如影片《泰坦尼克》是一部非常优秀的影片,它在第20届奥斯卡中获得最佳影片,

零基础都适用的微电影视频拍摄教程

零基础都适用的微电影视频拍摄教程 你喜欢拍摄视频吗?喜欢摄影吗?你平时用什么设备拍摄呢?手机?单反?高级摄影机?你会拍摄视频吗?有没有一种用单反拍的效果都比不上人家有手机拍的效果的感觉?其实拍摄视频这件事情不是设备有多高,就能拍得有多好的,技巧同样很重要。有时候同样的设备,技巧不同,最后拍出来的效果也可能差很远。有时候技巧甚至高于设备,高超的技巧可以弥补设备的缺陷。有没有羡慕那些牛人们过硬的技巧啊,快点看过来,来看看微电影摄影师是怎么养成的? 在如今这个年代,数码产品已经算得上是家庭的标配了,外出旅游几乎都是人手一台啊。现在的单反大都具备了拍摄视频的功能,效果也会比一般的DV拍出来要好。一部微电影的制作,不需要投入大量的人力、物力、财力,它的专业要求、设备要求以及人力的投入都不高,只需要有一点点的物质基础,拥有一定的摄影技巧,你也可以自己拍一部微电影。 1、重要的前提---准确的曝光 首先我们来了解下曝光的问题,不管是拍动态的视频还是静态的照片,都需要注意曝光度的问题。如果是新手,还不怎么会玩单反,你可以调到完全自动的P档;如果你设置了光圈优先而懒得去随时调整参数,那就直接A档吧;如果特殊的取景要求完全手动曝光,那就是调到M档。其实不管怎么设置,只要你拍摄出来的效果不会太暗或者曝光过度一般都是没问题的。

但是这里还需要强调一点,在特殊的环境下有时候摄影师会配合当时的情景,做一下特殊效果的处理。比如在比较暗的环境下,要营造一种神秘或者迷茫、孤独、黑暗的感觉,就不需要用灯光把环境全部打亮,顶多设置几个曝光点勾画一下人物的轮廓,让画面显得通透、有空间感。

还有一种情况就是曝光过度,如上图。背景什么的都虚化了,但不一样的效果确出来了,有没有一种精灵坠入凡间的错觉。 大师们有说过摄影其实没有什么固定遵守的规则,只要能符合故事的要求,让画面更好看就可以了。 2、营造画面的意境---偏构图

相关文档
相关文档 最新文档